观念艺术与装置艺术 现成品艺术和装置艺术是如何诞生的,抽象艺术大师艺术思想

4.现成品艺术和装置艺术是如何诞生的?
成品艺术和装置艺术是怎么产生的?它们都是由艺术家制作的 。

观念艺术与装置艺术 现成品艺术和装置艺术是如何诞生的,抽象艺术大师艺术思想

文章插图
请问大家谁知道关于艺术品的资料
后现代主义是20世纪90年代以来中国艺术界最热门的话题 。然而,西方没有一个学术术语像后现代主义一样被赋予如此丰富的多义性和模糊性 。看了很多报刊杂志上的相关文章,以及这个招牌下的各种艺术创作,发现后现代主义几乎被当成了一个包罗万象的杂货店 。在许多中国年轻艺术家那里,后现代主义被解释为无赖的犬儒主义、社会责任感的丧失和崇高精神的消解 。画面中往往是可口可乐商标和京剧服装人像的简单拼凑 。虽然人类已经进入信息时代,但西方后现代艺术在中国仍然鲜有介绍,其真实面目也不为大多数中国人所知 。毫无疑问,这就是对后现代主义的理解和解释相互矛盾的原因 。令人高兴的是,在世纪末和世纪初,我们意外地获得了亲眼目睹西方后现代艺术的机会 。由中国展览交流中心主办,美国子午线国际中心和美孚基金会共同赞助的“外面的世界3354美国当代艺术展”(原名《走出边界:21世纪前夕的美国艺术》/OutForwardBound:21世纪边缘的美国艺术)于1999年10月至2000年1月在上海和北京长期展出, 这使我们得以纠正错误,正确认识西方后现代艺术的真实面貌和意义,据展览的美国主办方介绍,本次展览的90件作品是他们走访了美国各地数千家画廊和工作室后选出的,其中大部分是90年代的新作品 。从这个由主办方精挑细选,历经两年筹备才实现的展览中,我们看到了什么?回到架上艺术,我们先简单回顾一下西方现代艺术史,尤其是非架艺术的进程,人们把后印象派画家塞尚称为“现代艺术之父”,现代艺术史就是从他开始书写的 。然而,这个老实巴交、不善言辞的法国人所发起的只是一场画布上的革命,他要反抗的对象是西方传统绘画的写实主义 。这场革命,经过了野蛮主义和立体主义的不断推进,直到抽象主义的出现,可以说是完成了 。塞尚和他的追随者仍然是虔诚的画家,他们始终在研究“如何绘画”这个话题 。通过对客观事物的一步步分解、重构、简化和抽象,他们最终创造了一种独立于客观自然的抽象艺术 。毕竟塞尚开创的艺术还是传统的,至少还和传统保持着联系 。塞尚学派继承了西方人在古希腊建立的一种思维模式,即站在人文主义立场上,以理性主义的视角观察、理解和探索世界 。他们的艺术代表了工业文明时代西方人借助现代科学手段探索宇宙及其奥秘的新成果 。在现代艺术史上,塞尚是伟大的,但与另一位名叫杜尚的法国人相比,他显得过于保守,过于革命 。如果说塞尚是“现代艺术之父”,那么杜尚可以称之为“现代艺术的继父”,而且与前者相比,后者的艺术更具革命性,影响力也更强更大 。1913年,杜尚创作了第一件令人震惊的作品:在圆凳上固定一个轮子倒置的自行车叉,并命名为《自行车轮》 。1917年,杜尚将一个男厕用的瓷尿壶送到纽约独立艺术家协会举办的展览上 。作为达达主义的代表人物,杜尚所谓的“现成产品”艺术首先标志着现代艺术的根本转折,在此之前,塞尚开创的艺术只是带来了艺术语言和表达方式的更新,而杜尚则从根本上颠覆了人们对艺术的固有观念,塞尚是一个严肃的画家,而杜尚是一个彻底的思想家 。杜尚告诉世人,艺术家不必绘画或雕塑,因为世界和生活本身就是艺术 。
从此,世界上诞生了这样一个神话:一件日常用品甚至一件废品都可以成为艺术,因为艺术家说它是艺术,它就成为了艺术,跟随杜尚的方向,西方艺术家在二战后创造了波普艺术、新写实主义、综合艺术、装置艺术等等 。这些艺术是“现成产品”的展示、重组或复制 。这些小规模的现成艺术扩大了,艺术家们进一步推出了大地艺术和环境艺术,接下来的艺术探索是行为艺术、行为艺术、偶然艺术和过程艺术,这几类艺术力求打破艺术与生活、艺术家与大众的界限,重视创作的过程、行为和体验,而不是创作的结果 。虽然这些艺术都认为观念比作品重要,但毕竟还是有过程和行为的,而真正的狭义的观念艺术,也就是观念艺术,则完全取消了作品 。艺术的概念有一种观点来源于达达主义,即艺术作品从根本上说是艺术家的想法,而不是有形的物体——绘画或雕塑 。有形的物体来源于一个观念,所以观念本身就是艺术作品,观念最终通过否定传统艺术观念来否定艺术本身 。至此,按照自身逻辑发展的西方现代艺术史,在70年代翻到最后一页 。自20世纪80年代以来,西方艺术进入了后现代主义时期 。后现代艺术有什么特点?首先,回归“架子艺术”和绘画、雕塑的原始范畴,是后现代艺术起死回生的必由之路 。同时,各种轻视技能、反对技能的观念也被摒弃 。最后,艺术家拿起画笔和调色板,回到画布上 。从传统艺术到现代艺术,所有的技术问题,无论是人体解剖还是空间透视,无论是具象还是抽象,无论是色彩还是造型,都已经解决,没有什么未完成的事业留给今天的艺术家 。新生代艺术家已经完全放弃了在艺术风格上“创新”的尝试和野心 。他们不耻于抄袭前人的成果,并慷慨地采用了现成的风格 。于是,到了80年代,西方艺术界出现了各种旧瓶装新酒 。
术样式,批评家为此发明了各种名目:新表现主义、新抽象主义、新波普艺术、新几何主义、新构成主义、新概念艺术等等 。只是加了一个“新”字,过去的变成了新生的,他人的变成了自己的 。只是换了一套行头,现代艺术各流派便又再次粉墨登场 。虽然新艺术在风格上各有所宗,其表现的精神内涵也彼此不同,但艺术家们都把制作并呈现一个能为观众所感知的画面或物体作为抒情表意的手段 。这是西方现代艺术从艺术走向非艺术、从有形的作品走到无形的观念、从创新走到绝境后的浪子回头 。到这时,艺术史家终于松了一口气,因为艺术史还可再谱新篇 。“美国当代艺术展”中有一件劳申柏(RobertRauschenberg)的新作《无遮的洛杉矶》 。面对这幅镶在画框中的小画,有人可能一时回不过神来,这还是1985年在北京举办过展览的那个劳申柏吗?这还是那个用占据中国美术馆三个展厅的废纸箱破轮胎等废品垃圾将中国观众吓得目瞪口呆的美国“顽童”吗?没错,就是他!正是凭着那些所谓的“组合绘画”和“集成艺术”,劳申柏于20世纪50年代一举成名,成为一颗耀眼的波普艺术明星 。70年代他还一度从事过舞蹈和表演艺术 。自80年代以来,劳申柏改弦更张,潜心搞起了版画创作 。尽管其作品仍是照片、印刷品等现成材料的复制和重组,但回到画面对于劳申柏来说已是一个脱胎换骨的巨变 。回到具象世界在“美国当代艺术展”的开幕式上,展览策划人、美国子午线国际中心主任南茜·马修斯(NancyMatthews)女士在致辞中说:“你们可以从这个展览的作品中看到美国西部的丛林和新英格兰州的平原,看到美国的城市风光和乡村景色,看到美国人的生活 。”这几句话本身没有什么弦外之音、深奥之义,但在一个西方现代艺术史的研究者听来却十分陌主、十分新鲜 。因为具象绘画特别是风景作品在现代艺术中消失得太久了 。前文已经提到,塞尚发动的是一场针对写实主义的反叛运动 。尽管塞尚绘画本身还是具象的,他还没有抛弃人物、静物和风景等客观对象,但在塞尚心中,绘画的目的不在于逼真地再现客观对象,而在于追求形式本身的价值,即通过形状、块面和线条的组合,创造一个毫无情感内容和文学性的纯造形的画面 。他的艺术被英国艺术理论家克莱夫·贝尔总结为“有意味形式”,从而开“为艺术而艺术”的现代形式主义美学之先河 。在塞尚之后的野兽主义和表现主义绘画中,再现性因素进一步退到次要地位,它们注重的是通过简化的形象和强烈的色彩表现画家强烈的内在激情 。立体主义者更加肆无忌惮地肢解了现实的形象,他们的画面是支离破碎的客体的“零件”的重新拼合 。终于在抽象主义那里,客观物象被?夺殆尽 。康定斯基在1910年写道:“我豁然明白了一件事,那就是我的画上不需要什么客观的东西和客观物体的描绘,而且这些东西实际上对我的绘画是有害的 。”抽象主义者一致宣称:“艺术并不描绘可见的东西,而是把不可见的东西创造出来 。”对于抽象艺术家来说,大自然是避之不及的瘟神,在他们的作品中,任何具象的联系都是不能容许的,他们要创造一个完全独立于客观世界的全新宇宙 。虽然早在1913年,当至上主义者马列维奇创作出《白色上的黑方形》时,他就宣称“绘画的零点已经到达”,但在二战以后,抽象艺术仍然获得了辉煌的发展 。直到50年代法国人伊夫·克菜因绘制出单色画、特别是70年代美国的极少主义和色场绘画出现之后,抽象艺术才最终走到了山穷水尽的死胡同 。抽象艺术在它存在的半个多世纪中尽管产生了成千上万、面目各异的艺术品,但与造物主创造的多姿多彩、变幻无穷的大自然和客观世界相比,抽象艺术所创造的图像仍然显得极为贫乏、单调和有限 。与抽象艺术家当初企望的摆脱具象和客观世界的束缚,进入无限丰富的表现天地的美好愿望相反,人类所能创造出的有限的符号形式,使得抽象艺术比起具象艺术更易重复、更显枯燥 。而且,抽象艺术家所要表达的哲理意思和内在激情,因抽象符号的不确定性,而显得含混不清、难以确认 。当初,塞尚及其信徒们极力将文学性排除在绘画之外,但发展到后来,抽象艺术如果离开了文字语言的解释,其本身就只能是一个毫无意义的空壳 。在西方现代艺术史上,伴随着艺术抽象化的演进,风景题材更是被长期排除在艺术家的视线之外 。野兽主义和表现主义绘画是自然风景的最后驿站 。在具象因素岌岌可危的立体主义和未来主义绘画中,艺术家只对人造的风景——城市建筑偶有眷顾 。至于70年代出现的那个与抽象主义极端对立的照相写实主义,虽然作为照片的复制品,这类绘画具有欺目乱真的写实能力,但它们仍然只钟情于水泥和钢铁的丛林——城市风光 。随着抽象艺术的寿终正寝,80年代的西方艺术家重新将目光投向五彩缤纷的人间生活,投向生机勃勃的大自然 。既然大千世界重又受到艺术家的关注,那么再现客观对象的写实主义的艺术手法便也自然而然地随之卷土重来(当然,写实语言原本就不是僵死单一的) 。这是一个旧有画风重获新生的时代,又是一个各种画风同时共存的时代 。此时,精雕细琢、毫厘毕现的照相写实主义风格有人沿用,逸笔草草、自由挥洒的表现主义风格也有人借鉴;平面化的造形处理有之,三维空间的营造设计也有之;单擅色块涂抹的画风可以见到,专以线条勾勒的作品也能见到 。有人将80年代西方出现的形形色色的写实画风统称为“自由具象艺术” 。“美国当代艺术展”的90件作品中仅有3幅抽象绘画,而在占绝大多数的具象绘画中,人物、风景和静物等传统题材应有尽有 。在表现手法上艺术家们各显其能,因而整个展览呈现出异彩纷呈的多样化面貌 。仅以“室内情景”这一类题材的作品为例,就兼有杰姆·理查得(JimRichard)的黑白摄影般的写实图像和约翰·亚历山大(JohnAlexander)的轻描淡写的简约画面 。大自然的描绘更是包罗万象,这里既有沃尔夫·卡恩(WolfKahn)的类似野兽主义的风景,也有韦恩·布莱恩(WayneBryan)带有装饰性的水族馆;既有帕特里西亚·弗雷斯特(PatriciaForrester)水彩画《荷塘》,也有琼恩·梅耶尔(JonMeyer)电脑画《冰山》 。走向多元并存上文已经叙述到,现代艺术存在着既互相对立、又彼此平行、有时甚至相互重合的两条道路,这就是以塞尚为代表的形式化的“为艺术的艺术”和以杜尚为代表的观念化的“反艺术的艺术” 。我将它们分别称作“理性的现代主义”和“非理性的现代主义” 。这两条道路分别按单向直线进步的轨迹,以流派的次第递进、新旧更替的模式向前延展 。当塞尚的信徒画出了极少主义的空无一物的单色画的时候,当杜尚的追随者创造了取消“文本”的虚妄无凭的概念艺术的时候,这两条现代主义之路殊途同归,一同走到尽头 。现代主义艺术在西方人与生俱来的极端主义思维方式的引导下,经过近一百年的连续不断的推陈出新,终于陷入山穷水尽的绝境,至此人们惊呼:“艺术死了!”然而,这只是现代主义的死亡,只要人类生命还在延续,艺术就会起死回生 。按照“物极必反”的事物发展规律,西方后现代艺术走上了一条反对极端、追求折衷、不尚单一、力倡融合的多样化道路 。法国当代画家雷蒙·饶可让在1979年写道:“我确信,从印象派发轫的艺术革命的时代现在真的结束了 。持续不断的破坏和怀疑,沸沸扬扬的运动,一言以蔽之,日日常新的艺术景观完结了 。在我看来,在所有这些连续不断的动荡之后,融合的时代已经到来 。我认为,今天,创作应该互相融合、朝着一切可能的融合的方向发展 。这是一片几乎未经开发的广阔领域 。独创性寓于变化之中,也同样寓于融合之中,每一种独特的个性都可以创造出一种独特的融合来 。”的确,正如饶可让当年所预言并身体力行的那样,80年代以来西方艺术已经摆脱了线性发展的模式,而呈现出一种多元、折衷、融合和混杂的局而 。除了“艺术必须回到画布中来”这一点是艺术家的共识之外,至于怎么画则百无禁忌,不拘一格 。他们可以采用任何前人发明的手法,模仿古今任何一种风格 。在主题和题材的选择上,艺术家也没有固定的范围,物质和精神世界的所有事物都可以入画 。眼下,人们不但无法用一个统一的风格去概括一群艺术家,甚至很难用一个准确的词语去描述某一个艺术家的艺术风格 。王瑞芸写道:“美国艺术在60年代的那种强迫性的、宣言般的先锋派,到后现代已经变成了一种从容的行事方式了 。它不再是一种由思想发出的号召,而成为一种文化的状态了 。所以‘后现代主义’这个词没法用来指称风格,那是一种‘态’而不是一种‘形’ 。‘态’比‘形’有更大的涵盖力,它不如‘形’明确,但无处不在,无处不渗透 。这种东西难以建立,也难以去掉,所以稳固 。这种状态的形成可以使艺术家获得一种不拘小节、不泥守规矩的自由 。就后现代的眼光看,对艺术的评价已经不是从形式上去衡量了 。所以,在了解美国后现代主义的艺术时,着眼点不必太多地放在当代美国艺术家如何画的 。倒是更应该注意他们是怎样看待世界,怎样对待自己的,和由此反映出来的他们的人和世界的新关系 。”现代主义艺术不仅在美学上构成了与传统的对立,在内在精神上体现出人的灵魂与肉体、人与自然的分离,而且在艺术的接受上也产生了与大众的隔膜 。正如有人指出的,现代艺术将大众分成懂它的和不懂它的两部分人,而懂它的人总是少数 。塞尚派的“为艺术的艺术”尚且如此,杜尚派的“反艺术的艺术”就更让大众感到“丈二和尚摸不着头脑” 。尽管杜尚及其弟子们标榜“艺术大众化”,鼓吹“人人都是艺术家”,但结果适得其反 。他们将垃圾当艺术品的做法和他们的“得意忘象”的概念艺术离大众更加遥远 。无论是形式语言、表现主题、还是审美功能,现代艺术都做的是“减法” 。伴随着艺术风格形式化和观念化的演进,现代艺术一步步摆脱了宗教和政治,远离了文学和现实,摒弃了可见的世界 。当艺术变成了无象无形、纯形而上的意念时,艺术家感到了“不能承受之轻” 。除了作为自由的化身之外,艺术家最终沦为社会生活的边缘人 。在后现代主义时期,艺术重新做起了“加法”,这一艺术风格和观念转变的真正意义在于艺术家社会责任感的复苏 。今天,艺术家不仅用人性化的艺术语言表达着对大自然的亲近,对社会生活的关心,而且竭力想要消除艺术与大众的距离 。他们全心全意地想与社会合作,千方百计地迎合大众审美趣味 。从某种意义上说,现代艺术史是一部英雄主义的历史,正如美国艺术评论家哈罗尔德·罗森伯格所写的那样,“现代艺术已经是过去的风格,这种过去的风格一向是在一个阶段上以杰作、代表人物和传奇相配合的” 。现代艺术史与其说是一部艺术风格演变史,不如说是一部由一连串先后出台、亦即“你方唱罢我登场”的艺术大师演出的活报剧 。那时,一个艺术家可以领导一股艺术潮流,带动一种社会风气 。人们崇拜英雄,制造英雄 。现代艺术史经由这些英雄人物个人生活的传奇色彩的渲染显得更加有声有色,可圈可点 。在后现代主义时期,由于没有统一的标准,没有共同的风格,因而也就不存在什么至尊的权威 。或许在有些人看来,“没有大师”就意味着平庸堕落;对于那些习惯于盲从的人来说,“没有领袖”可能就不知道路该怎样走了 。然而,对于西方文化而言,后现代主义意味着更彻底的民主、平等和自由 。虽然后现代艺术是以现代主义的反叛者的面目出现的,但它是西方现代艺术的产儿,在它体内仍然保留了现代主义的部分基因 。且不说后现代艺术仍然延用了现代艺术的种种形式、语言,甚至后现代主义反对权威、追求平等、倡导自由、亲近大众、关心社会的态度也可以从达达主义那里找到理论依据,只不过当初艺术家是站在高处以种种有形或无形的艺术告诉大众什么是自由平等,如今他们已经脱去了英雄的外衣,将自己完全融入大众,并用大众所能接受的艺术表达自己的思想情感,从而宣告了一个真正的人人平等的艺术时代的来临 。这就是上文已经提到的自由民主思想从“形”到“态”的蜕变升华 。毫无疑问,如果没有现代艺术粗暴的偏激,就没有后现代艺术温和的折衷 。没有现代艺术的日新月异、千变万化,就没有后现代艺术的异彩纷呈、多元共存 。正如丹尼尔·贝尔所指出的,“后现代主义所遵循的发展路线也就是现代主义合乎逻辑的发展的最终目标” 。“外面的世界:美国当代艺术展”不是西方甚至不是美国当代艺术的全部,但它是西方后现代艺术的一个缩影 。它给我们带来了西方艺坛的新信息 。与那些云山雾罩、莫衷一是的后现代主义理论相比,这个展览形象直观地告诉我们究竟什么是西方后现代主义艺术 。
新媒体艺术和艺术美体,多媒体艺术的区别你好,我学过美术,现在的专业是环境艺术设计 。你说的三个专业文科生都可以,它对人文素养都有要求的 。应该如何定义新媒体艺术?新媒体艺术的先驱罗伊·阿斯科特(ROY ASCOTT)说:新媒体艺术最鲜明的特质为连结性与互动性 。了解新媒体艺术创作需要经过五个阶段:连结、融入、互动、转化、出现 。首先必须连结,并全身融入其中(而非仅仅在远距离观看),与系统和他人产生互动,这将导致作品与意识转化,最后出现全新的影像、关系、思维与经验 。我们一般说的新媒体艺术,主要是指电路传输和结合计算机的创作 。然而,这个以硅晶与电子为基础的媒体,目前正与生物学系统,以及源自于分子科学与基因学的概念相融合 。最新颖的新媒体艺术将是“干性”硅晶计算机科学和“湿性”生物学的结合 。这种刚刚崛起的新媒体艺术被罗伊·阿斯科特称之为“湿媒体”(MOIST MEDIA) 。就艺术本身而言,新媒体艺术源于20世纪60年代的观念艺术,以及由早期未来主义宣言、达达式行为和70年的代表演艺术等 。沟通与合作,成为艺术家在新媒体艺术创作中关注的焦点,他们不断探索新的行为模式与新的媒材,企图发掘创造新思维、新的人类经验,甚至新世界的可能性 。许多艺术家对于让观众参与到作品中深感兴趣,而艺术作品本身的定义也不再决定于它的实体形式,更多在于它的形成过程 。总之,整个20世纪对于新科学的隐喻与模式的着迷,尤其是世纪初的量子物理和世纪末的神经科学与生物学,大大地激发了艺术家的想象力 。新媒体艺术的表现形式很多,但它们的共通点只有一个,那就是——使用者经由和作品之间的直接互动,参与改变了作品的影像、造型、甚至意义 。他们以不同的方式来引发作品的转化——触摸、空间移动、发声等 。不论与作品之间的接口为键盘、鼠标、灯光或声音感应器、抑或其它更复杂精密、甚至是看不见的“板机”,欣赏者与作品之间的关系主要还是互动 。连结性乃是超越时空的藩篱,将全球各地的人连系在一起 。在这些网络空间中,使用者可以随时扮演各种不同的身份,搜寻远方的数据库、信息档案、了解异国文化、产生新的社群 。再者,新媒体艺术不同于现成品艺术、装置艺术、身体艺术、大地艺术 。新媒体艺术是一种以“光学”媒介和电子媒介为基本语言的新艺术学科门类,新媒体艺术是建立在以数字技术为核心的基础上的 。其实新媒体艺术说白了就是数码艺术,或者说网络媒体,也叫第四媒体 。(人们按照传播媒介的不同,把新闻媒体的发展划分为不同的阶段——以纸为媒介的传统报纸、以电波为媒介的广播和基于电视图像传播的电视,它们分别被称为第一媒体、第二媒体和第三媒体 。1998年5月,联合国秘书长安南在联合国新闻委员会上提出,在加强传统的文字和声像传播手段的同时,应利用最先进的第四媒体——互联网(Internet) 。自此,“第四媒体”的概念正式得到使用 。)其表现手段主要为电脑图形图象 。cg(computer graph)即许多业内人亲切地对其简称道的CG 。其实新媒体艺术的范畴具有“与时俱进”的确定性,眼下他主要是指那些利用录象、计算机、网络、数字技术等最新科技成果作为创作媒介的艺术品 。因此新媒体艺术已经在不经意中深入到了现代艺术的各个领域中去了 。将网络媒体称为“第四媒体”,是为了强调它同报纸、广播、电视等新闻媒介一样,是能够及时、广泛传递新闻信息的第四大新闻媒介 。从广义上说,“第四媒体”通常就是指互联网,不过,互联网并非仅有传播信息的媒体功能,它还具有数字化、多媒体、实时性和交互性传递新闻信息的独特优势 。因此,从狭义上说,“第四媒体”是指基于互联网这个传输平台来传播新闻和信息的网络 。“第四媒体”可以分为两部分,一是传统媒体的数字化,如人民日报的电子版,二是由于网络提供的便利条件而诞生的“新型媒体”,如新浪网 。在中国IT产业和欧美新媒体艺术的双重冲击下,中国的新媒体艺术开始在近乎朦胧的状态下起步 。新媒体艺术,不但中国的大众感到陌生,就是中国的艺术家们也并没有完全理解和认同 。但是,和世间一切事物的发生与发展一样,新媒体艺术也不是等你完全理解和接受,才走进你的世界,不论你喜欢不喜欢,它总是按着自己的规律破门而入 。新媒体艺术在中国的发展大约始于20世纪80年代末,到90年代中期,开始出现一批较优秀的作品和成熟的艺术家 。1996年9月,在杭州中国美术学院画廊,举办了名为《现象与影像》的中国第一次录像艺术展 。这个展览包括十几件录像装置和几个录像带作品,集中了中国第一代录像艺术的开拓者 。该展在国内外获得了巨大反响,各地传媒以极大幅面加以报道,更有《文艺报》把这一事件评为当年中国美术十大新闻 。该展被许多批评家定位为中国当代艺术中重要的里程碑 。到了今天,新媒体艺术已经发展成单频录像带作品、录像装置作品、多媒体光盘和网络艺术的大家族 。与之配套的各种培训、服务和研究机构也应运而生 。培训中心如欧洲的EDA,研究机构如法国的皮埃尔·夏尔费国际影视创作中心,英国的LUX CENTER,德国的ZKM等 。此外还有许多半赢利的制作中心,以低于商业价格的水平向艺术家开放 。对新媒体艺术的资助,大量来自高科技公司的文化基金,如柏林录像节由苹果电脑资助,汉堡录像节由西门子资助,卡赛尔文献展的技术部分由IBM和SONY赞助 。对新媒体艺术的支持提升了公司的文化形象,展示了新媒体的艺术魅力与技术潜能,在新媒体艺术与新技术之间形成了良性循环的关系 。从新媒体艺术在欧美的发展,我们可以很清楚地看到,这种艺术形式的产生,一开始就与商业利益紧密地挂在一起,所以,它更多的不是展示艺术,而是展示新技术产品,参观这种新媒体艺术展,给人的感觉更象是参观商品展销会 。而在未来新媒体艺术将逐渐融入媒体技术当中;新媒体艺术家将转化成媒体技术专家,或者被媒体技术专家取代;新媒体艺术将更加商业化;新媒体艺术将为媒体技术的存在而存在,为媒体技术的发展而发展 。这就是叫人迷惘和困惑的理由 。但是,不论新媒体艺术今后的走向会怎样,它必然会随着IT产业和INTERNET的发展而存在和发展下去 。我们不必急于给新媒体艺术下什么样的结论 。新技术还将迅猛的发展下去,对艺术与设计的影响和参与,也会越来越深入,艺术与科学共同作用于我们的生活,或者说艺术与科学的界限将会越来越模糊,这可能是一种无法回避的现实 。但是,我们也不能就此把艺术与科学等同起来,认为新技术将使艺术变成科学,或者科学成为艺术 。技术追求统一性、标准化、定型化,因为只有这样才符合工业化的大批量生产;艺术追求个性化、独创性、求异性,因为只有这样才能够满足人类的审美情趣 。我们可以把一种新技术作为创造艺术的手段,我们却不能把一种新艺术当成技术发明的方法 。就业方向这个就比较多了,因为新媒体是跨媒体,把视频、程序、平面、音乐、网络等多种媒体资源整合在一起的 。个人建议选择一个主攻方向,其余为辅,因为这每一块都够你钻研的了 。而且一个项目并不是你一个人来做 。多媒体艺术多媒体艺术是20世纪诞生的艺术形式,主要包括以计算机、数码技术、录像和胶片技术相结合完成的艺术作品,它既是纯艺术的一种,也是电影、电视、广告和音乐画面的常用手段之一 。以数码技术为基点,兼容摄影、录像、视频、声音、装置、互动等综合手段进行创作的“多媒体艺术”,近年来在世界各个领域迅速成长,并受到社会特别是艺术界的关注,同时也受到教育界的广泛关注 。相对于传统艺术而言,多媒体艺术利用了电影、电视、摄影、网络等技术,形成自己的独特艺术场,当代科技的进步积极推动了多媒体艺术的发展,具有其当代性和时效性 。它是一个“能够使人产生许多联想的艺术形式,它建立了一个人性化地亲密接近艺术和技术的环境和态度,意味着我们可以把艺术家看做是网络的调解人和探索者 。多媒体艺术的主要特征体现在如下几点:其一,具有强有力的虚拟性 。这种虚拟性表现为通过多谋体艺术构建非真实的幻象,对当下问题予以非真实的假想、虚构;其二,具有深刻的观念性;其三,具有广泛的公共性 。多媒体艺术利用电视、录像、互联网等多种手段积极地投入到大众文化与消费文化之中,走出了个人的私密性与狭隘感,对公共文化具有极强的影响力;其四,具有很强的时效性与流行性 。多媒体艺术往往善于抓住时髦的话题与文化热点问题,及时有效、快捷地进行报道与传播,它的艺术符号极易与流行文化接轨,从而成为一种带有先锋性与前卫感的艺术样式 。多媒体艺术的生效与成功势必在一个系统的文化结构与网络中显现 。所以建立了一个生态系统显得尤为急迫 。首先,官方的认可与接纳十分重要;其次,它又依赖于金钱资本,策划人、赞助商、艺术公司及画廊也对它产生了极大的影响;第三,如何使多媒体艺术和大众文化有机地共振,形成有效的良性循环也是一个不可回避的问题 。也就是说,它应该处理好精英意识与通俗文化的关系,不走极端,达到共生、共存的文化状态 。当今审美的泛化与流行不仅仅波及日常生活的浅表层面,它同样渗化到更深的文化结构之中 。美学不再仅仅属于象牙塔,它的对象也不再仅仅是一种“美的精神”,抑或娱乐的后现代缪斯,而且它还是时现实的一种新认知 。这种认知在本原土发端于一种泛化、开放的审美意识,这里的“审美”所指并不仅限于是美与真,它更多地指向虚拟性和可变性,互动性就是虚拟性和可变性的一种表现 。我们可以确定,虚拟性与可变性正是媒介文化的后现代特征 。审美在本质上要改变人的生存状态,因而排斤内容、只要形式的审美态度实不可取 。审美的最高境界,依然是要改变异化的社会现实与人性价值,提高人类生活质量与审美水平,其伦理目的不证自明 。美学必须超越艺术本体论命题,涵盖日常生活与传统文化,消解审美与反审美、艺术与反艺术的矛盾,形成一种生态美学系统 。就业方向现在数字媒体艺术的毕业生也逐渐多了,主要看你研究什么方向了 。影视制作方向就去广告公司啊,特效传媒公司,电视台等等网络多媒体方向还可以去IT公司,搞网络方面的视频广告网站等游戏设计方向现在准备单列了,去游戏公司等等 。就业方向是很多的,重点是自己的知识技能和综合素质 。艺术美体关于艺术美体查了半天也没什么详尽完整的资料 。综合分析了一下,应该是(或者在一个艺术的环境里)用艺术的方法,比如韵律、线条、色彩等表现在年轻健康的人体(多是女性)的身上,并通过一定的方法,比如摄影、绘画等艺术形式表现出来,达到一种人体的艺术美感 。。这个和上面的新媒体艺术和多媒体艺术差别就大的多了 。就业面也相对较窄,从事者也少一些 。信息设计简单的说就是人们对信息进行处理的技巧和实践,通过信息设计可以提高人们应用信息的效能 。虽然信息设计总是与计算机科学和信息技术联系在一起,但就信息设计本身也尤其历史来源可循 。继承自平面设计信息设计初期作为平面设计的一个子集,经常被穿插在平面设计的课程当中 。在二十世纪七十年代,英国伦敦的平面设计师特格拉姆第一次使用了“信息设计”这一术语 。当时使用该术语的目的仅为区别于传统的平面设计以及产品设计等平行设计专业 。从那时起,信息设计就真正地从平面设计中脱离出来 。信息设计的主旨是“进行有效能的信息传递”,与提倡“精美的艺术表现”的平面设计确立了不通的发展方向 。在60年代初70年代末,Typographic Research杂志(原Visible Language杂志)发表了一系列有关信息设计的研究文章 。杂志社的编辑Merald Wrolstad也组织了一系列名为Visible Language的学术会议,与会人员包括了:设计师、心理学家、语言学家、界面工程师等 。在二十世纪七十年代,“信息设计”是多学科交叉研究的领域 。当时已有不少平面设计师开始使用“信息设计”这一术语,并自1979年《Information Design Journal》杂志创刊后,就更确定了“信息设计”一词在学术界的地位 。Easterby & Zwaga (1984)、 Duffy & Waller (1985)都对信息设计这一专业的确立有卓越贡献,Schriver (1997)更是信息设计史上不可或缺的人物 。到了八十年代,信息设计逐渐涉及到文本类信息内容和语言领域,此时就需要在设计过程中加入更多的用户测试,这在传统平面设计中是极为罕见的 。继承自数据统计20世纪70年代,Edward Tufte 开设了一门称为“统计图形学”(statistical graphics)的课程,之后又与另一位信息设计领域的先驱人物John Tukey共同发展了这一课程 。1982年 Edward Tufte 出版了第一本信息设计专业书籍《 The Visual Display of Quantitative Information》,其中大部分的内容都来自于为该课程所准备的教材 。当时整本书的出版引起了非常大的轰动,业内充满了对这本中内容的肯定“杰出”“优美”“开创性” 。他在书中提出了对非专业人士的关注以及信息设计对演说表达的重要性 。从此,那些专注于统计图表和量化信息领域的人也开始使用信息设计这一词汇 。由于信息设计常被那些专业人士在研究中使用,所以又得到一个外号“文档设计”(document design),在美国尤其常见 。在技术交流领域,信息设计被定义为:针对特定的目标用户,对一系列信息建构合理的逻辑结构,根据不同的信息量和信息类型,信息设计的具体应用非常多 。1.大规模信息,它意味着判断内容的相似性,并根据不同的信息受众和目标对信息进行不同类型的划分 。2.中等规模信息,这意味着要对信息内容进行有效组织,确保“摘要”“概念”“例子”“参考信息”以及“概念定义”的完整性 。以及在每组信息下都能有可供查阅的信息组织原则 。3.合适规模信息,它包括对主题进行有逻辑的开发,对重要信息的强调,清晰的书写规范,明确的信息传递线索,分页设计,字体选择以及适当的留白 。类似的设计技能被应用到网站设计当中,由于在网站的设计实践中融合了更多的约束条件和可实现的功能,所以这类信息设计人员又获得了另一个称号“信息架构师”(information architect) 。因此,在计算机技术和信息技术领域,信息设计往往也被当成是信息架构,即对信息的系统,数据库和数据结构进行设计 。从这个意义上看的话,计算机领域中和信息技术领域中的信息设计还包括建构数据模型和过程分析 。人和科技互动的专业很多 。现代社会强调人性化、个性化服务 。现代设计就是要让人充分享受科技发展所带来的成果 。你所说的新媒体艺术和多媒体艺术就是典型的例证 。其他的比如游戏制作、影视制作、三维动画动漫等 。朋友你的分多问题也不少啊 。颇费了一番功夫,希望你能满意 。GOOD LUCK.
观念艺术与装置艺术 现成品艺术和装置艺术是如何诞生的,抽象艺术大师艺术思想

文章插图
杜尚作品“泉”因何被认为是艺术【观念艺术与装置艺术 现成品艺术和装置艺术是如何诞生的,抽象艺术大师艺术思想】杜尚的《泉》意在质疑人们关于何为艺术品的观念:很少会有什么东西去让人们思考艺术实际上是什么,或它是如何被表达的问题;他们只是假定了艺术要么是绘画,要么就是雕塑 。所以才会很少有人会将《泉》视为一件艺术作品 。“这个小便器可能是件艺术品吗?”在小便器摇身一变成为艺术品的过程当中,名字的变化原来是如此的重要 。正是这个名字的变化,变得不同寻常,使得人们审视物体的角度也发生改变 。不等大雅之堂的小便器,也就随之被视为格调高雅的艺术 。1达达派1916年,在诗人查腊、画家休森贝克和阿尔普的倡议下,为逃避第一次世界大战的战火而避居中立的瑞士的一批艺术家成立了一个艺术群体,并从词典中随意翻出“dada”一词用以命名,自此,达达派诞生了 。他们强调反传统,反理性,反审美,反道德,甚至反对当时已经非常激进的立体主义和未来主义 。他们认为,艺术与艺术品无关,任何现成物都可以是艺术品,从而将一切关于艺术的传统,统统否定 。杜尚就是达达派运动的重要代表之一 。2《泉》1917年,杜尚把一件现成品磁小便器,送到纽约独立艺术家协会举办的展览上,作品题为《泉》 。它被展览布置委员会愤怒地拒绝了 。它引起了持久的解释学喧闹 。实际上,它成为了现代艺术编年史上的里程碑 。《泉》表现出的是对一切传统艺术观念彻底的否定与批判 。此前的任何艺术流派,哪怕再激进,起码承认艺术品必须要有艺术家的创作过程,而且一般来说,艺术起码要表现美 。而《泉》的出现,则连这最“起码”的艺术观念也被否定了 。3对“创作”的否定有人指责杜尚是剽窃现成的制品,他则辩解道,是否由作者创作并无关紧要,重要的是选择了它,并“使人们用新的角度去看它,原来实用的意义已经消失殆尽,它却获得了一个新的内容” 。《泉》做为西方美术史中第一件完全利用现成品的“装置”作品,开创了所谓“装置艺术”的先河 。自此,现成品进入艺术的领域,改变了以往只能透过画笔和手工制造的移情投射观念,转向客观视觉背后的精神活动 。整个西方艺术的思潮便迈入了另一个艺术观点的里程碑 。他曾表示他评价最高的不是艺术,而是生活本身;不是杰作的创造,而是自由的智慧游戏 。由此,我们可以理解他使用现成品时所持的反传统,反艺术的嘲讽态度 。4对“美”的否定众所周知,安格尔的名作《泉》,几乎是唯美主义的典范 。而杜尚却把同样的命名赋予了“不堪入目”的小便器,从而彻底粉碎了传统意义的“美” 。而且他还宣称,这件作品的外缘曲线和三角形构图与达·芬奇的《蒙娜丽莎》别无二致,而它那柔润、光洁的肌理效果和明暗转换与古希腊的雕刻大师普拉克西特列斯的大理石雕刻完全一样 。通过这件玩世不恭的作品,杜尚向传统艺术概念发起了极为尖酸刻薄的挑战 。杜尚的艺术非艺术化主张在这里遭到了误解,但误解却给艺术带来了一种新的可能 。劳申伯从现成品中发现美是将杜尚的主张颠倒了过来,即非艺术的艺术化 。正如杜尚本人所言:“当我发现现成品的时候,我心里想的是要否定美,对现在的新达达而言,他们拿我的现成品是要发现其中的美 。我把瓶架子,小便池摔到他们脸上作为一个挑战,而现在他们为了美却赞扬起这些东西来 。”以杜尚及其作品《泉》为代表的“达达派”在西方美术发展史中具有举足轻重的,承上启下的意义 。他们不仅仅创造了一种流派,一种画风,重要的是他们那种近于极端的批判精神摧毁了一切传统观念,从而为纷至闼来的新观念、新流派解除了精神枷锁,开拓了无限广阔的发展空间 。参考资料:http://wanglide.cn/view.Asp?id=131
用美学观点评论杜尚的作品《泉》杜尚的《泉》意在质疑人们关于何为艺术品的观念:很少会有什么东西去让人们思考艺术实际上是什么,或它是如何被表达的问题;他们只是假定了艺术要么是绘画,要么就是雕塑 。所以才会很少有人会将《泉》视为一件艺术作品 。“这个小便器可能是件艺术品吗?”在小便器摇身一变成为艺术品的过程当中,名字的变化原来是如此的重要 。正是这个名字的变化,变得不同寻常,使得人们审视物体的角度也发生改变 。不等大雅之堂的小便器,也就随之被视为格调高雅的艺术 。1达达派1916年,在诗人查腊、画家休森贝克和阿尔普的倡议下,为逃避第一次世界大战的战火而避居中立的瑞士的一批艺术家成立了一个艺术群体,并从词典中随意翻出“dada”一词用以命名,自此,达达派诞生了 。他们强调反传统,反理性,反审美,反道德,甚至反对当时已经非常激进的立体主义和未来主义 。他们认为,艺术与艺术品无关,任何现成物都可以是艺术品,从而将一切关于艺术的传统,统统否定 。杜尚就是达达派运动的重要代表之一 。2《泉》1917年,杜尚把一件现成品磁小便器,送到纽约独立艺术家协会举办的展览上,作品题为《泉》 。它被展览布置委员会愤怒地拒绝了 。它引起了持久的解释学喧闹 。实际上,它成为了现代艺术编年史上的里程碑 。《泉》表现出的是对一切传统艺术观念彻底的否定与批判 。此前的任何艺术流派,哪怕再激进,起码承认艺术品必须要有艺术家的创作过程,而且一般来说,艺术起码要表现美 。而《泉》的出现,则连这最“起码”的艺术观念也被否定了 。3对“创作”的否定有人指责杜尚是剽窃现成的制品,他则辩解道,是否由作者创作并无关紧要,重要的是选择了它,并“使人们用新的角度去看它,原来实用的意义已经消失殆尽,它却获得了一个新的内容” 。《泉》做为西方美术史中第一件完全利用现成品的“装置”作品,开创了所谓“装置艺术”的先河 。自此,现成品进入艺术的领域,改变了以往只能透过画笔和手工制造的移情投射观念,转向客观视觉背后的精神活动 。整个西方艺术的思潮便迈入了另一个艺术观点的里程碑 。他曾表示他评价最高的不是艺术,而是生活本身;不是杰作的创造,而是自由的智慧游戏 。由此,我们可以理解他使用现成品时所持的反传统,反艺术的嘲讽态度 。4对“美”的否定众所周知,安格尔的名作《泉》,几乎是唯美主义的典范 。而杜尚却把同样的命名赋予了“不堪入目”的小便器,从而彻底粉碎了传统意义的“美” 。而且他还宣称,这件作品的外缘曲线和三角形构图与达·芬奇的《蒙娜丽莎》别无二致,而它那柔润、光洁的肌理效果和明暗转换与古希腊的雕刻大师普拉克西特列斯的大理石雕刻完全一样 。通过这件玩世不恭的作品,杜尚向传统艺术概念发起了极为尖酸刻薄的挑战 。杜尚的艺术非艺术化主张在这里遭到了误解,但误解却给艺术带来了一种新的可能 。劳申伯从现成品中发现美是将杜尚的主张颠倒了过来,即非艺术的艺术化 。正如杜尚本人所言:“当我发现现成品的时候,我心里想的是要否定美,对现在的新达达而言,他们拿我的现成品是要发现其中的美 。我把瓶架子,小便池摔到他们脸上作为一个挑战,而现在他们为了美却赞扬起这些东西来 。”以杜尚及其作品《泉》为代表的“达达派”在西方美术发展史中具有举足轻重的,承上启下的意义 。他们不仅仅创造了一种流派,一种画风,重要的是他们那种近于极端的批判精神摧毁了一切传统观念,从而为纷至闼来的新观念、新流派解除了精神枷锁,开拓了无限广阔的发展空间 。
观念艺术与装置艺术 现成品艺术和装置艺术是如何诞生的,抽象艺术大师艺术思想

文章插图
谁能帮忙?艺术鉴赏课论文~!东方艺术:唯美,含蓄,深沉,淡雅造型艺术最基本的特征就是造型性.它是指艺术家运用一定的物质材料,塑造出欣赏者可以通过感官直接感受到的艺术形象.绘画是用线条、色彩在二度空间里塑造形象,摄影是用影调、色调在二度空间里创造形象,雕塑则是用泥土,木石在三度空间里创造出具有实在物质性的艺术形象,书法则是通过笔墨、布白、结构、用笔来创造神采、呈现精神气韵.它们的共同特点都是以塑造客观事物的形象来作为整体的表现方式,所以说,塑造性是这类艺术最基本的特征.正因为如此,中外的画家、雕塑家、摄影家都十分注意观察生活,善于抓住事物具有典型意义的外部特征.…中华民族美术过去之灿烂 傅抱石 近时外国人对于中华民族性的批评,总是离不了说中国是”自尊”、”自大”的民族 。殊不知中国人的”自尊”和”自大”,是有原因的,是有道理的 。在某种程度上,我们还必须保守着这种”自尊”、”自大”的好国民性 。今日的中国,尤其有急切的需要和重大的意义 。单论美术这一项,其发达之古,创造之精,莫说东方,就是世界上也难寻其匹 。日本还在请中国人办外交主政事的时候,我们已把西域的美术精华吃下肚子 。吐出以后的唐宋光辉之花 。埃及是最古不过的了,然而把那粗笨的刻画,和我们三代的玉器铜器比上一比,若根据他的遗物,他就发展到与三代同一时期也办不到的 。”铜器时代”,哪一民族拿得出如此雄壮伟大神妙不可言状的宝贝?虽一二遗留,它的价值,除供考古学者的摩娑研究,物器本身,已没有什么,然中华民族在世界美术史上有了最伟大最先进的创造是无疑的 。虽然有许多学者,硬说我们古代那批宝贝,某种是间接学自波斯的,某种又是直接从印度偷来的,总而言之,说我们中国人是没有多大用的东西,然而这无非是因为我们的宝贝太高贵,把他们吓得没有什么可说 。眼见中国如何贫弱,所以他们还要这样说:”中国何德何能?龟甲铜器,《春秋》三传,完全是伪造,你汉人尚能做什么呢” 虽然,他们尽管侮辱,若是有人送他们一个同治年的瓷器,或是乾隆年的雕漆,保证他脑筋中起不可思议的作用,佩服得五体投地 。难道这又是从英吉利法兰西偷来的么? 展开东方艺术系统图来看一看,所谓”古代系”、”希腊系”、”印度系”、”中国系”的四大系中,实际上只中国与印度的二大系 。假使中华民族不负起吸收、融化和创造的责任,到现在朝鲜有美术么?日本有美术么?”印度系”又走得几步路呢?关于这些理论,姑且不论 。总之我们就是说:中华民族曾经包办东亚的美术,是东亚美术名正言顺的不祧之祖,也不为过 。我中华民族特别的长处,是不但能够闻一知十,而且是只要和别的民族文化见见面,就会造出比人家更好的文化 。一般美术史学者,他们把中国自三国至五代(约西纪二○○–一○○○年)的一个时期,定为”佛教艺术时代”(德人Hirth氏)或是”古典时代”(英人Bushell氏)或是”西域艺术攫取时代”(日人伊东忠太氏),述说当时以后的美术,完全没有独自的发展,而决定中国的中世美术史 。我可以举一个极简单的例,来证明这种述说的不确 。诚然,中国的美术,受了不少印度的影响 。但是要明白,这些影响,到了六朝初期,早被中华民族聪明的脑袋将它化得干净 。譬如说,张墨顾恺之的《维摩变相图》,陆探微载安道的《无量寿佛》则学印度的么?印度有没有?云岗龙门巩县等佛窟两足交叉的弥勒像,又是学印度的么?印度的弥勒像,是否两双脚交叉还是并垂呢?像这种例,举不胜举,一二学者,觉得中国人太不可方物,于是拼命从佛教经典内,拖出中国佛教艺术的前身来 。似乎带哭带骂地说:”中国真聪明!印度没有的东西也会造!你看呵!菩萨头背后那道圆光,印度又那里有呢?”我们并不否认人家如此地讥评,这正是我们所欣慰的事 。美术是什么?佛教美术又是什么?朝鲜日本的古美术,都是中国美术的儿孙,然不能说朝鲜日本便没有它自己的美术 。这一切,都是中华民族在美术上特殊的伟大的表现!是世界美术史上最光荣灿烂的一页! 只是创造,创造得不高明是不行的;只是吸收,吞进去受不住也是不行的 。中华民族,有无量成绩做本身最高度文化的证明 。纪元前一千年的工世,能作出就是现在五千年后也还是奉为标准的”形式”和”纹样” 。葡萄花纹,就说是外国货,然”云纹”、”雷纹”、”蟠纹”、”饕餮纹”总是本号自造!并且形体周备,意匠完美,会在砖瓦头上刻字描画!会将一双雀子,站在乌龟背脊上做灯盏!檐会飞!柱会雕!凡是与生活有关系的器物,哪一样不施以美的设计?秦始皇为防胡人而筑的万里长城,其雄伟盖世的气慨,又谁不咋舌吃惊? 绘画较工艺发达稍迟一点 。古书上,舜皇帝的妹子,以及”苍颉作书,史皇作画”等等传说,姑不信它 。在今日可得见的古代绘画作品,汉朝的已有很多了 。孝堂山武梁祠的石刻画,固然不是二十世纪图案最发达的欧洲画家可以”便化”得出来,就是一块汉画像砖上的人物,也够使现代东西方的人物画家惊异 。藏在英国大英博物馆橱内的东晋顾恺之《女史箴图》,那画上的人物,态度优美而庄重,线条遒劲,布置闲雅,第四世纪的东西,我们不知道那时候欧洲的人物画如何?再说唐代的阎立本,它的驰名世界的《历代帝王像》,听说尚有十三张在福建林氏家中(一说梁鸿志君所) 。这稀世的宝物,它的唐代初期绘画的黄金时代,充分表示无遗 。日本帝室御物有一张《圣德太子像》,中间画圣德太子,左右画山背大兄王和殖栗王 。这张画,他们的确经过许多人研究,据旧法隆隆寺《寺传》上说,是百济国阿佐太子到日本画的 。许多人不以为然,说《圣德太子像》的服制全是”本邦的古仪”!但是除此以外,可没有第二张和这画逼肖的作品 。是天上掉下来的么?实事求是的先生们,不得不怀疑了,不得不恭维阎立本的《历代帝王像》了 。因为阎立本的《历代帝王像》,也是中间画皇帝,两边画侍臣侍女的 。于是《圣德太子像》的本源(布置或笔法),便牵在阎立本的《历代帝王像》上 。经晚唐五代而至宋徽宗的花鸟,即今日还原色印在日本寻常小学生的画帖上 。不过不说是中国的,但说”距现在有八百多年一个叫做宗的皇帝”而已 。绘画到了徽宗时期,无论花鸟,山水,一切部门,都有杰出的大家,彪炳史乘!南渡后,刚刚一百二十年,霹雳一声,蒙古人打定了天下,可怜当时那班画家们,忍着精神上的痛夺,拼命向笔墨间抒其抑郁之孤愤幽绪!黄公望,他叫出”寄乐于画”的口号,以刺激那些利欲熏心的分子 。倪云林也曾说过”余之画,不过草草,聊写胸中之逸气耳”!这种艺人的本色,也是当代社会的反面 。我们看倪云林的山水,存着一种什么样的境界!元四大家中,王蒙为了母舅的关系,做过一下泰安知州,在画史上,虽然他的挥洒高妙,有时也逃不了峻刻批评 。至明代则文沈唐仇是适合当时代的产物,谨严之中,复邃幽趣 。至于清初的八大山人与苦瓜和尚,他们的行径和笔墨,又岂独在一山一水一花一鸟之间?尤其石涛的诗,”梅花”、”遗民”可说是常常应用 。我们在三百年之后,应不应该向这些民族艺人表示诚恳的敬意? 雕刻的遗迹,随便说吧,如云岗巩县天龙山等多数的佛窟,真不知接受了几何人的瞻仰和崇拜 。东方固是第一大艺术,西方也未见得有出其右者 。我们要知道,这成千成万的石佛,都是先民一刀一刀,一尊一尊,累月经年所造成,若说是没有伟大力量的民族办得到,那现在也不让云岗独霸一部东方雕刻史了 。这无量数的遗宝,都是中华民族精神的寄托 。唯有这些遗宝,中华民族在世界美术上始值得自豪,值得人家不远万里费长久时间,来研究我们一张纸或是一块石头 。然则中国美术在世界上的地位如何呢?这可分做两方面说:一方面,以异民族的关系,突然接触”形式”、”色彩”与自己绝对不同的美术品,自然产生一种奇异 。或者本来存有某种用意(如对于工艺品),因之有些人,拼命地研究 。这些人,是把中国美术推崇得真比天还要高不可攀 。一方面,就美术品的评价上,中国美术品,大至开山打洞,小至一把扇子、一个酒杯,都具有不可形容的独特境界 。这种境界,是中华民族的境界,是东方的境界,也即是世界两种境界之一的境界 。因此,与欧洲美术,显然划清了路线,而此辔齐奔 。他们的绘画,是”色彩”和”面”的结合;中国的绘画是”线条”和”点”的交响乐 。过惯了都市文明的他们,现在也需要枯淡清冲的刺激,在绘画上,已有相当的证明 。不过以欣赏的趣味或能力如何,所以有的欢喜唐宋的谨严,有的欢喜元人的淡逸 。他们的雕刻,是不穿衣服的多;中国的雕刻,则多穿衣服 。人体的曲线固属美妙,而衣服飘举,隐约如见,又何尝不美?他们的材料,多用金属,用石头;中国的材料,多用木,用泥,用麻,用漆,这是种种环境造成的分歧当不因此显其轩轾 。中国的美术,无论建筑、雕刻、绘画、工艺,创作上固各有伟大的贡献,理论上更是发世界所未发 。东晋有顾恺之的《论画》,南齐的谢赫的《六法论》 。当第四五世纪,即有如此完善的绘画理论,可说是惊人的成功 。如顾恺之说的:”凡画人最难次山水,次狗马,台榭一完器耳,难成而易好,不待迁想妙得也 。”王微说:”目有所极,故所见不周;于是乎以一管之笔,拟太虚之体;以判躯之状,画寸眸之明”是何等的透彻合理呵!本来美术不像科学,不一定读熟了理论才去制作,也不一定有理论便有作品 。但是世界美术史家们,常常贬人而誉已 。我以为这些精湛的论著,是值得特笔大书,任他们存着怎样的偏见,也绝不能稍稍摇动 。在另一种情形之下,”中国美术”这个名词,稍稍费解 。它的含义,似乎加了一层限制 。欧美人所谓”中国美术”,至多包括到嘉道以前 。那时候,足迹到过中国的还不多,仅仅从一些布教师或商人的手中,得受中国美术的洗礼 。日本人就根本不说出”中国美术”四个字 。虽然是一本一本图谱或论著,自序文至版权页都是中国的美术品或研究,但总名之曰”东洋”,或名为”支那古代美术”,置于印度朝鲜之间 。我们自己对于这种现象,应该明白西洋人与日本人的中国美术观,在可能内,他们是以不提起为妙的 。此中道理,非常简单 。那种中国美术在世界上,不是被人轻视么?当然!在现在民族竞争的时代,谁肯对我们中国人说出半个好字?事实上,我们早知道有若干的”中国通”,在贩卖中国的美术,在靠谈谈中国美术吃饭!更说具体一点,中国美术实在好得使一切不愿谈的人而又不得不谈,更不得不把中国美术似通非通地来利用 。美国大来公司邮船上所印的旅客单,也装饰了中国六朝的佛像,江西不值钱的樟木箱子,到了支加哥会变成无上的美术品 。日本不必论,著是不相当研究过中国美术,想做美术家是很困难的事 。近年上田恭辅氏的《支那美术工艺骨董图说》,翻开封面便是”震惊世界的支那工艺美术”十一个大字 。这点,也可见中华民族美术在世界的力量和地位了 。中华民族美术的进展,恰像一条弯弯曲曲的线,这条线,随美术的部门而曲折不同,同时随民族意识的强弱而曲折不同 。我们要推究它曲折的痕迹,推究何以盛何以衰的原因,做今后民族美术建设的参考 。美术是一面社会的镜子,它的发生,成长,或是灭亡,都有它背后的一切做主人,使它不得不顺着而同一步骤,同一进退 。前面说过,中国美术发达最早的是工艺,如玉器、铜器等,在三代已有精致的作品 。因为朝廷设了玉府,召了许多琢玉的人从事研究制作,铜器也定有制度,形式大小等等,都有一定的标准 。在这统一的机构指导之下,所以呈露当时代工艺极盛的时期 。以后秦汉承继三代有组织的宏规,遂蔚成中华民族独立的伟大的美丽轮廓,造型的样式上,也愈见复杂,一一合于生活的需要了 。绘画也可以用此种在统一下始得发展的方式来证明它的盛衰 。绘画上黄金时代的唐宋,在唐有玄宗的好艺,育成吴道子李思训阎氏兄弟(立德立本)许多凌铄古今的大画家,山水画之勃兴,佛像画之转变,这不都是玄宗的功劳么?宋代更是值得我们崇仰,徽宗皇帝,他不但扩充翰林图画院的机构,并且高等官吏都要考一考绘画,当时的文臣武臣,有几个不能伸纸挥洒的呢?基于这种原因,一直到南宋中期的绘画,人材之多,发达之速,元明清固然不能及,即两晋六朝又哪能相提并论?其次雕刻,隋唐佛教造像之盛,梁武帝的优崇佛寺,是我们不能忘记的 。至于最近的清代康雍乾三朝,不是朝廷的奖进,那中国美术史可以划明代为最后的一个阶段 。现在我们所资为最丰富最可靠的美术参考资料,大部分是这三朝的成绩 。现在我们足以相信,相信中华民族美术的建设,是在先负起时代的使命,而后始有美术的可言;是在造成统一的倾向,而后始有”广大”、”庄重”、”永远”的收获 。我们过去的痕迹,很明白地呈在眼前,古人说:”前事不忘,后事之师 。”今日的中国美术,时代的使命是什么?统一的倾向是怎样?前者可以把近几十年的美术看一看,自然可以发觉我们应该走的大道,后者就是审度目前的缓急,决定这些大道,走哪一条?如何走法?西方艺术:自然主义,理想主义,象征主义,野兽派,立体派,表现主义,机械主义, 未来派,达达派,超现实主义,后现代派,象征派,印象派,抽象派,纳比派,维也纳分离派,巴黎派,后印象派,新造型主义…西方现代艺术不代表中国 欧洲中西部地区是殖民宗主国和殖民地不同大陆文化大碰撞的前沿,产生的一些新的画派与欧洲内部传承下来的画派大相径庭,就用年代来划分,介绍给全世界时“忘了”在前面加地理限定,仿佛西方艺术有了现代,全世界艺术就该断代,转而去追随他们 。后现代主义是20世纪90年代以来中国美术界最时髦的话题,然而没有任何一个源于西方的学术名词像后现代主义这样被赋予了如此丰富的多义性和歧义性 。披览见诸报刊的众多有关文章以及打着这个招牌的各类美术创作,我发现后现代主义几乎被当成了一个无所不包的杂货铺 。在许多中国年轻艺术家那里,后现代主义被演绎为泼皮无赖式的玩世不恭、社会责任感的丧失和崇高精神的消解 。体现在画面上往往是可口可乐商标和京剧戏装人像的简单拼凑 。尽管人类进入了信息时代,但西方后现代艺术在我国仍鲜有介绍,它的本真面目国人大都不谙其详 。毫无疑问,这是造成对后现代主义的理解和诠释彼此矛盾相互?格的原因 。令人高兴的是,在世纪之交的岁末年初我们不期获得了一个亲眼目睹西方后现代艺术的机会 。由中国展览交流中心主办、美国子午线国际中心和美孚基金会协办的“外面的世界——美国当代艺术展”(原名“走出边界:21世纪前夕的美国艺术”/Out ward Bound:American Art at the Brink of the Twenty-First Century)于1999年10月至2000年1月先后在上海和北京长期展出,使我们能够匡谬纠误,获得对西方后现代艺术真实面目及其意义的正确认识 。据展览的美国组织者称,这个展览的90件作品是在他们走访了美国各地数以千计的画廊和画室之后从中挑选出来的,绝大多数作品是90年代的新作 。从这个经过组织者精心挑选、历经两年的筹备得以实现的展览中,我们看到了什么呢? 回到架上艺术 让我们首先简要回顾一下西方现代艺术史特别是艺术非架上化的历程 。人们将后印象主义画家塞尚称为“现代艺术之父”,现代艺术史就是从他开始写起的,然而这位老实巴交、不善言辞的法国人所发动的只是一场画布内的革命,他要造反的对象是西方传统绘画的写实主义 。这场革命经由野兽主义、立体主义的不断推进,直到抽象主义出现,可以说是大功告成了 。塞尚及其信徒们都还是虔诚的画家,他们惮精竭虑所钻研的始终是“怎样画”的课题 。通过一步步将客观物象分解、重构、简化和抽象化,他们最终创造了一种独立于客观自然的抽象艺术 。说到底,塞尚所开创的艺术仍然是传统的,至少它与传统保持着一脉相承的联系 。塞尚派承袭了西方人自古希腊建立的站在人本主义立场上,以理性主义的眼光来观察、认识和探究世界的一种思维方式 。他们的艺术代表了工业文明时代西方人借助现代科学手段探索宇宙及其奥秘的新成果 。在现代艺术史上,塞尚固然伟大,但与另一位名叫杜尚的法国人相比,他未免显得太保守、太缺少革命性了 。如果说塞尚是“现代艺术之父”的话,杜尚则可称为“现代艺术之继父”,而且与前者相比,后者的艺术更富有革命性,其影响力也来得更为强烈、更为巨大 。1913年,杜尚创作了第一件惊世骇俗的作品:将一个带有车轮的自行车前叉倒置固定在一张圆凳上,取名为《自行车轮》 。1917年,杜尚又将一个男厕所里用的瓷器小便池送交纽约独立艺术家协会举办的展览会 。作为达达主义的代表人物,杜尚首创的所谓“现成品”艺术标志着现代艺术的根本性转折 。在此之前,塞尚所开创的艺术带来的只是艺术语言和表现形式的更新,而杜尚则从根本上颠覆了艺术的固有概念 。塞尚是一个严肃的画家,而杜尚则是一个彻底的思想家 。杜尚告诉世人,当艺术家不必画画,不必做雕塑,因为世界和生活本身就是艺术 。从此,人间诞生了这样一个神话:一个日常生活物品甚至是废品可以成为艺术,因为艺术家说它是艺术,它就成了艺术 。沿着杜尚指引的方向,二战后西方艺术家创造了波普艺术、新现实主义、集成艺术和装置艺术等等 。这些艺术都是“现成品”的陈列、重组或复制 。由这些小规模的现成品艺术扩展开来,艺术家进一步推出了大地艺术和环境艺术 。接下来的艺术探索是行为艺术、表演艺术、偶发艺术和过程艺术,这类艺术力求打破艺术与生活、艺术家与大众的界限,重视的是创作的过程、行为和体验,而不是创作的结果 。尽管这些艺术都认为观念比作品更重要,终究还存在一种过程和行为,而真正的、狭义的观念艺术即概念艺术则完全取消了作品 。概念艺术有一个源自达达主义的观点,即一件艺术品从根本上说是艺术家的思想,而不是有形的实物——绘画或雕塑,有形的实物出自一种思想,因此思想本身就是艺术品 。概念艺术通过对传统艺术观念的否定最终否定了艺术自身 。至此,一部按其自身逻辑发展的西方现代艺术史翻到了最后一页,时间是20世纪70年代 。自20世纪80年代开始,西方艺术进入了后现代主义时期 。后现代艺术究竟有何特征?首先,回到“架上艺术”,回到绘画和雕塑的原有范畴中来,是后现代艺术起死回生的必由之路 。与此同时,各种无视技艺、反对技艺的观念被抛弃 。艺术家终于捡起画笔和调色板,重又回到画布中了 。从传统艺术到现代艺术,所有的技术问题,不管是人体解剖还是空间透视,不管是具象还是抽象,不管是色彩还是造形,都已得到解决,没有任何未竟之业留给今天的艺术家 。新一代的艺术家已经彻底打消了在艺术风格上进行“创新”的企图和野心,他们毫无愧色地抄袭前人的成果,大大方方地搬用现成的风格 。于是,80年代的西方艺坛出现了各种旧瓶装新酒的艺术样式,批评家为此发明了各种名目:新表现主义、新抽象主义、新波普艺术、新几何主义、新构成主义、新概念艺术等等 。只是加了一个“新”字,过去的变成了新生的,他人的变成了自己的 。只是换了一套行头,现代艺术各流派便又再次粉墨登场 。虽然新艺术在风格上各有所宗,其表现的精神内涵也彼此不同,但艺术家们都把制作并呈现一个能为观众所感知的画面或物体作为抒情表意的手段 。这是西方现代艺术从艺术走向非艺术、从有形的作品走到无形的观念、从创新走到绝境后的浪子回头 。到这时,艺术史家终于松了一口气,因为艺术史还可再谱新篇 。“美国当代艺术展”中有一件劳申柏(RobertRauschenberg)的新作《无遮的洛杉矶》 。面对这幅镶在画框中的小画,有人可能一时回不过神来,这还是1985年在北京举办过展览的那个劳申柏吗?这还是那个用占据中国美术馆三个展厅的废纸箱破轮胎等废品垃圾将中国观众吓得目瞪口呆的美国“顽童”吗?没错,就是他!正是凭着那些所谓的“组合绘画”和“集成艺术”,劳申柏于20世纪50年代一举成名,成为一颗耀眼的波普艺术明星 。70年代他还一度从事过舞蹈和表演艺术 。自80年代以来,劳申柏改弦更张,潜心搞起了版画创作 。尽管其作品仍是照片、印刷品等现成材料的复制和重组,但回到画面对于劳申柏来说已是一个脱胎换骨的巨变 。回到具象世界 在“美国当代艺术展”的开幕式上,展览策划人、美国子午线国际中心主任南茜·马修斯(NancyMatthews)女士在致辞中说:“你们可以从这个展览的作品中看到美国西部的丛林和新英格兰州的平原,看到美国的城市风光和乡村景色,看到美国人的生活 。”这几句话本身没有什么弦外之音、深奥之义,但在一个西方现代艺术史的研究者听来却十分陌主、十分新鲜 。因为具象绘画特别是风景作品在现代艺术中消失得太久了 。前文已经提到,塞尚发动的是一场针对写实主义的反叛运动 。尽管塞尚绘画本身还是具象的,他还没有抛弃人物、静物和风景等客观对象,但在塞尚心中,绘画的目的不在于逼真地再现客观对象,而在于追求形式本身的价值,即通过形状、块面和线条的组合,创造一个毫无情感内容和文学性的纯造形的画面 。他的艺术被英国艺术理论家克莱夫·贝尔总结为“有意味形式”,从而开“为艺术而艺术”的现代形式主义美学之先河 。在塞尚之后的野兽主义和表现主义绘画中,再现性因素进一步退到次要地位,它们注重的是通过简化的形象和强烈的色彩表现画家强烈的内在激情 。立体主义者更加肆无忌惮地肢解了现实的形象,他们的画面是支离破碎的客体的“零件”的重新拼合 。终于在抽象主义那里,客观物象被?夺殆尽 。康定斯基在1910年写道:“我豁然明白了一件事,那就是我的画上不需要什么客观的东西和客观物体的描绘,而且这些东西实际上对我的绘画是有害的 。”抽象主义者一致宣称:“艺术并不描绘可见的东西,而是把不可见的东西创 造出来 。”对于抽象艺术家来说,大自然是避之不及的瘟神,在他们的作品中,任何具象的联系都是不能容许的,他们要创造一个完全独立于客观世界的全新宇宙 。虽然早在1913年,当至上主义者马列维奇创作出《白色上的黑方形》时,他就宣称“绘画的零点已经到达”,但在二战以后,抽象艺术仍然获得了辉煌的发展 。直到50年代法国人伊夫·克菜因绘制出单色画、特别是70年代美国的极少主义和色场绘画出现之后,抽象艺术才最终走到了山穷水尽的死胡同 。抽象艺术在它存在的半个多世纪中尽管产生了成千上万、面目各异的艺术品,但与造物主创造的多姿多彩、变幻无穷的大自然和客观世界相比,抽象艺术所创造的图像仍然显得极为贫乏、单调和有限 。与抽象艺术家当初企望的摆脱具象和客观世界的束缚,进入无限丰富的表现天地的美好愿望相反,人类所能创造出的有限的符号形式,使得抽象艺术比起具象艺术更易重复、更显枯燥 。而且,抽象艺术家所要表达的哲理意思和内在激情,因抽象符号的不确定性,而显得含混不清、难以确认 。当初,塞尚及其信徒们极力将文学性排除在绘画之外,但发展到后来,抽象艺术如果离开了文字语言的解释,其本身就只能是一个毫无意义的空壳 。在西方现代艺术史上,伴随着艺术抽象化的演进,风景题材更是被长期排除在艺术家的视线之外 。野兽主义和表现主义绘画是自然风景的最后驿站 。在具象因素岌岌可危的立体主义和未来主义绘画中,艺术家只对人造的风景——城市建筑偶有眷顾 。至于70年代出现的那个与抽象主义极端对立的照相写实主义,虽然作为照片的复制品,这类绘画具有欺目乱真的写实能力,但它们仍然只钟情于水泥和钢铁的丛林——城市风光 。随着抽象艺术的寿终正寝,80年代的西方艺术家重新将目光投向五彩缤纷的人间生活,投向生机勃勃的大自然 。既然大千世界重又受到艺术家的关注,那么再现客观对象的写实主义的艺术手法便也自然而然地随之卷土重来(当然,写实语言原本就不是僵死单一的) 。这是一个旧有画风重获新生的时代,又是一个各种画风同时共存的时代 。此时,精雕细琢、毫厘毕现的照相写实主义风格有人沿用,逸笔草草、自由挥洒的表现主义风格也有人借鉴;平面化的造形处理有之,三维空间的营造设计也有之;单擅色块涂抹的画风可以见到,专以线条勾勒的作品也能见到 。有人将80年代西方出现的形形色色的写实画风统称为“自由具象艺术” 。“美国当代艺术展”的90件作品中仅有3幅抽象绘画,而在占绝大多数的具象绘画中,人物、风景和静物等传统题材应有尽有 。在表现手法上艺术家们各显其能,因而整个展览呈现出异彩纷呈的多样化面貌 。仅以“室内情景”这一类题材的作品为例,就兼有杰姆·理查得(JimRichard)的黑白摄影般的写实图像和约翰·亚历山大(JohnAlexander)的轻描淡写的简约画面 。大自然的描绘更是包罗万象,这里既有沃尔夫·卡恩(WolfKahn)的类似野兽主义的风景,也有韦 恩·布莱恩(WayneBryan)带有装饰性的水族馆;既有帕特里西亚·弗雷斯特(PatriciaForrester)水彩画《荷塘》,也有琼恩·梅耶尔(JonMeyer)电脑画《冰山》 。走向多元并存 上文已经叙述到,现代艺术存在着既互相对立、又彼此平行、有时甚至相互重合的两条道路,这就是以塞尚为代表的形式化的“为艺术的艺术”和以杜尚为代表的观念化的“反艺术的艺术” 。我将它们分别称作“理性的现代主义”和“非理性的现代主义” 。这两条道路分别按单向直线进步的轨迹,以流派的次第递进、新旧更替的模式向前延展 。当塞尚的信徒画出了极少主义的空无一物的单色画的时候,当杜尚的追随者创造了取消“文本”的虚妄无凭的概念艺术的时候,这两条现

    推荐阅读